domingo, 31 de agosto de 2025

Índice de películas con mensaje

(AZprensa) Durante este mes de agosto he venido compartiendo unas reflexiones sobre 40 películas muy especiales, de esas que podemos llamar “películas con mensaje”, un mensaje que unas veces está muy claro mientras que en otras ocasiones no llegamos a captarlo hasta que hacemos un segundo o tercer visionado de las mismas.
 
Como resumen de todo lo publicado en este mes de agosto, aquí te dejo una lista de las 40 películas de las que hemos hablado. En el índice del lateral derecho de este blog (en versión web) puedes acceder fácilmente al enlace de la que te apetezca leer…
 
ÍNDICE DE PELÍCULAS SELECCIONADAS
 
2001, una odisea del espacio
Ahora o nunca
A las duras y a las maduras
Atrapado en el tiempo
Cocoon
Como un torrente
Dave, presidente por un día
Deja vu
Dulce noviembre
El cielo próximamente
El cielo puede esperar
El cielo se equivocó
El fantasma y la Sra. Muir
El final de la cuenta atrás
El nadador
El planeta de los simios
Eternamente joven
Family man
Horizontes perdidos
Imitación a la vida
Increíble pero falso
Interestelar
La casa del lago
La escapada
La hora incógnita
La llegada
La vida secreta de Walter Mitty
Las verdes praderas
Los hijos del ayer
Lost in translation
Mansiones verdes
Me ha caído el muerto
Mientras dormías
Next
Obsesión
Rescate en el tiempo
Serafino
Sólo el cielo lo sabe
St. Vincent
Yesterday
 

Vicente Fisac es periodista y escritor. Todos sus libros están disponibles en Amazon: https://www.amazon.com/author/fisac
“El cine y el misterio”: https://www.amazon.es/dp/B0DJF3M3ZW

Family man: ¿Cuáles son tus prioridades en la vida? ¿Estás seguro?

(AZprensa) Family Man (2000), protagonizada por Nicolas Cage y dirigida por Brett Ratner, es una conmovedora comedia dramática con tintes navideños que invita a los espectadores a reflexionar sobre las elecciones de vida, las prioridades y el verdadero significado de la felicidad. A través de una narrativa que combina elementos de fantasía y realismo, la película entrega un mensaje universal sobre la importancia de equilibrar el éxito profesional con los lazos familiares y el amor.
 
Dos vidas, una elección
 
En Family Man, conocemos a Jack Campbell (Nicolas Cage), un exitoso hombre de negocios de Wall Street que vive una vida de lujo, ambición y aparente satisfacción. Soltero, adinerado y enfocado en su carrera, Jack parece tenerlo todo. Sin embargo, un encuentro sobrenatural en Nochebuena, orquestado por un misterioso personaje interpretado por Don Cheadle, lo transporta a una realidad alternativa. En este mundo, Jack está casado con Kate (Téa Leoni), su novia de la universidad a la que dejó por priorizar su carrera, y vive una vida modesta como vendedor de neumáticos, con dos hijos y una rutina familiar.
 
Esta premisa, que recuerda al clásico It’s a Wonderful Life de Frank Capra, plantea una pregunta central: ¿qué habría pasado si Jack hubiera elegido el amor y la familia por encima de su ambición profesional? A lo largo de la película, Jack se enfrenta a esta vida "alternativa" con desconcierto, pero poco a poco descubre las alegrías y los desafíos de una existencia centrada en los lazos humanos.
 
La verdadera riqueza está en las relaciones humanas
 
El mensaje principal de Family Man es claro: el éxito material y profesional, aunque importante, no puede reemplazar el valor de las relaciones personales y el amor. Jack, al principio, está cegado por su vida de lujos, donde su autoestima depende de su estatus, su cuenta bancaria y su poder. Sin embargo, al experimentar la vida familiar, descubre que la felicidad genuina radica en los momentos cotidianos: las risas con sus hijos, la complicidad con su esposa y el sentido de pertenencia que solo una familia puede ofrecer.
 
La película no demoniza la ambición ni el éxito profesional, pero sí subraya la importancia de no sacrificar lo verdaderamente esencial por metas superficiales. Jack aprende que el dinero y el prestigio no llenan el vacío emocional que surge de la soledad o de la falta de vínculos significativos. La relación con Kate, en particular, es el corazón de la historia, mostrando que el amor verdadero requiere compromiso, sacrificio y presencia.
 
Lecciones sobre el arrepentimiento
 
Otro aspecto no menos baladí es el arrepentimiento y la posibilidad de redención. Jack, al ver lo que pudo haber sido su vida, enfrenta el dolor de las decisiones pasadas. La película nos invita a preguntarnos: ¿qué caminos hemos tomado y cuáles hemos dejado atrás? ¿Estamos viviendo una vida alineada con nuestros valores más profundos? A través de Jack, el espectador comprende que siempre hay una oportunidad para reevaluar las prioridades y buscar un cambio, incluso si el tiempo ha pasado.
 
El arco de transformación de Jack es especialmente conmovedor porque no es un cambio instantáneo. Al principio, se resiste a su nueva realidad, añorando su vida de riqueza. Pero a medida que se conecta con Kate y sus hijos, su perspectiva cambia, mostrando que el crecimiento personal requiere tiempo, introspección y apertura al cambio.
 
Un mensaje universal
 
El mensaje de Family Man resuena porque aborda una lucha universal: el equilibrio entre el trabajo y la vida personal. En un mundo donde la sociedad a menudo mide el éxito en términos de logros materiales, la película nos recuerda que la felicidad no se encuentra en lo que poseemos, sino en con quién lo compartimos. La historia trasciende su contexto navideño y su tono ligero para ofrecer una reflexión profunda sobre lo que realmente importa.
 
Además, la química entre Nicolas Cage y Téa Leoni aporta autenticidad a la narrativa, haciendo que el espectador se conecte emocionalmente con los personajes. Las escenas de Jack adaptándose a la vida familiar —desde cambiar pañales hasta compartir momentos simples con Kate— son un recordatorio de que la vida está hecha de pequeños instantes que, acumulados, forman una existencia significativa.
 
Family Man es más que una película navideña; es una invitación a reflexionar sobre nuestras prioridades y las decisiones que moldean nuestra vida. A través de la historia de Jack Campbell, la película nos enseña que el verdadero éxito no se mide en bienes materiales, sino en el amor, la familia y las conexiones humanas. Su mensaje atemporal nos anima a valorar lo que tenemos, a no dar por sentado a quienes amamos y a buscar un equilibrio que nos permita vivir con autenticidad y plenitud. En última instancia, Family Man nos recuerda que, aunque no podemos cambiar el pasado, siempre tenemos el poder de moldear nuestro futuro con las elecciones que hacemos hoy.


Vicente Fisac es periodista y escritor. Todos sus libros están disponibles en Amazon:
https://www.amazon.com/author/fisac
“El cine y el misterio”: https://www.amazon.es/dp/B0DJF3M3ZW

sábado, 30 de agosto de 2025

Yesterday: Una reflexión sobre el éxito basado en la mentira

(AZprensa) La película Yesterday (2019), dirigida por Danny Boyle y protagonizada por Himesh Patel, es una comedia romántica con un toque de fantasía que combina música, humor y una premisa ingeniosa para explorar temas profundos sobre la autenticidad, el éxito y el poder transformador del amor. Con las canciones de The Beatles como telón de fondo, Yesterday nos invita a reflexionar sobre lo que significa vivir una vida fiel a uno mismo, el impacto de las decisiones personales y la importancia de priorizar las conexiones humanas por encima de la fama y el reconocimiento.
 
¿Qué hubiera pasado en un mundo sin The Beatles?
 
En Yesterday, Himesh Patel interpreta a Jack Malik, un músico británico de origen indio que lucha por destacar en una industria musical competitiva. Tras un accidente durante un misterioso apagón global, Jack despierta en un mundo donde The Beatles nunca existieron, pero él recuerda sus canciones. Al interpretar clásicos como “Yesterday”, “Let It Be” y “Hey Jude” como si fueran suyos, Jack alcanza la fama mundial, pero esta oportunidad viene acompañada de dilemas morales y personales. Mientras lidia con el éxito, su relación con Ellie (Lily James), su amiga de toda la vida y manager, se pone a prueba, llevándolo a cuestionar qué es lo que realmente valora.
 
La premisa, imaginada por el guionista Richard Curtis, utiliza la ausencia de The Beatles para explorar cómo el arte, la autenticidad y el amor dan forma a nuestras vidas, ofreciendo una historia que es tanto un homenaje a la música como una reflexión sobre la identidad.
 
El éxito basado en la mentira
 
El mensaje principal de Yesterday es que la autenticidad y las conexiones humanas son más valiosas que el éxito superficial. Jack, al principio, ve la oportunidad de apropiarse de las canciones de The Beatles como un pasaporte hacia la fama que siempre soñó. Sin embargo, a medida que su popularidad crece, se enfrenta a un vacío interno: el éxito basado en una mentira no le brinda la satisfacción que esperaba. La película subraya que la verdadera realización no proviene del reconocimiento externo, sino de vivir de acuerdo con nuestros valores y ser fieles a nosotros mismos.
 
La lucha interna de Jack refleja una pregunta universal: ¿hasta dónde estamos dispuestos a comprometer nuestra integridad por alcanzar nuestros sueños? Su decisión final de revelar la verdad sobre las canciones, renunciando a la fama, es un acto de valentía que resalta el poder de la honestidad. Yesterday nos enseña que el éxito genuino no se mide por la riqueza o la admiración, sino por la paz que sentimos al vivir una vida auténtica.
 
La fuerza que da sentido a la vida
 
Otro tema central de la película es el amor como una fuerza que da sentido a la vida. La relación entre Jack y Ellie es el corazón emocional de Yesterday. Ellie, quien ha apoyado a Jack desde sus días como músico desconocido, representa un amor incondicional que no depende de su éxito. A medida que Jack se pierde en la vorágine de la fama, se da cuenta de que su conexión con Ellie es lo que realmente le da propósito. La película utiliza su romance para mostrar que el amor verdadero, basado en la comprensión mutua y el apoyo, es más importante que cualquier logro material.
 
Una escena clave, en la que Jack interpreta “Something” para expresar sus sentimientos, encapsula este mensaje: las cosas más valiosas en la vida son las personas que nos aman por lo que somos, no por lo que logramos. Este tema resuena profundamente, recordándonos que las relaciones auténticas son el verdadero tesoro en un mundo obsesionado con la fama.
 
El poder del arte y la creatividad
 
Yesterday también rinde homenaje al impacto del arte, específicamente de la música de The Beatles, en la cultura y las emociones humanas. Las canciones, interpretadas con frescura por Himesh Patel, cobran nueva vida en un mundo que las escucha por primera vez, mostrando su capacidad para unir a las personas y evocar sentimientos universales. La película sugiere que el arte genuino, creado desde el corazón, tiene un valor intrínseco que trasciende el tiempo y las circunstancias.
 
Sin embargo, la película también plantea una crítica sutil a la industria del entretenimiento, que a menudo prioriza el lucro sobre la creatividad. La presión que enfrenta Jack para “comercializar” las canciones de The Beatles refleja cómo el arte puede ser distorsionado por intereses económicos, reforzando el mensaje de que la autenticidad en la creación es esencial para mantener su pureza.
 
Un mensaje atemporal sobre la autenticidad
 
El mensaje de Yesterday resuena porque aborda anhelos y dilemas humanos universales: la búsqueda de propósito, el deseo de ser amado por lo que somos y la tentación de sacrificar nuestros valores por el éxito. La actuación de Himesh Patel, ofrece una mezcla de vulnerabilidad y carisma, mientras que la química con Lily James aporta calidez y autenticidad al romance. La banda sonora, con las canciones inmortales de The Beatles, amplifica el impacto emocional, recordándonos el poder de la música para conectar y sanar.
 
La película también nos invita a reflexionar sobre nuestras propias elecciones. ¿Estamos persiguiendo metas que realmente nos hacen felices? ¿Valoramos a las personas que nos rodean? En un mundo donde la fama y el éxito a menudo se idealizan, Yesterday nos anima a priorizar lo que da sentido a nuestra vida: el amor, la honestidad y la creatividad.
 
Yesterday es una película que utiliza una premisa fantástica para entregar un mensaje atemporal sobre la autenticidad, el amor y el valor de vivir una vida fiel a uno mismo. A través de la historia de Jack Malik, nos enseña que el éxito basado en la mentira es efímero, mientras que las conexiones humanas y la integridad son las verdaderas fuentes de felicidad. La película celebra el poder del arte y nos recuerda que, incluso en un mundo sin The Beatles, el amor y la honestidad siempre encontrarán la manera de brillar. En última instancia, Yesterday nos deja con una sensación de esperanza: cuando elegimos ser auténticos y valoramos a quienes nos aman, encontramos el verdadero significado de la vida.


Vicente Fisac es periodista y escritor. Todos sus libros están disponibles en Amazon:
https://www.amazon.com/author/fisac
“El cine y el misterio”: https://www.amazon.es/dp/B0DJF3M3ZW 

Como un torrente: Una crítica al conformismo y la superficialidad

(AZprensa) Como un torrente (Some Come Running, 1958), dirigida por Vincente Minnelli y protagonizada por Frank Sinatra, Dean Martin y Shirley MacLaine, es un drama vibrante que adapta la novela de James Jones con una mezcla de intensidad emocional y crítica social. Ambientada en una pequeña ciudad estadounidense de posguerra, la película sigue a Dave Hirsh, un veterano de guerra y escritor frustrado que regresa a su pueblo natal, enfrentándose a las tensiones de su pasado, las expectativas sociales y su propia búsqueda de propósito. A través de su narrativa rica en matices, Como un torrente transmite un mensaje profundo sobre la alienación, la lucha por la autenticidad y la posibilidad de redención en un mundo lleno de hipocresía y conformismo.
 
La alienación en un mundo conformista
 
Dave Hirsh (Frank Sinatra) regresa a Parkman, Indiana, tras años de ausencia, cargando con las cicatrices de la guerra y una vida marcada por el desencanto. Su llegada al pueblo pone en evidencia el contraste entre su espíritu inquieto y la mentalidad rígida y conservadora de la comunidad. La película retrata una sociedad obsesionada con las apariencias, donde las jerarquías sociales, el éxito material y la respetabilidad dictan el comportamiento de sus habitantes, como el hermano de Dave, Frank, quien encarna el ideal del “hombre de familia” exitoso pero vacío.
 
El mensaje central de Como un torrente es una crítica al conformismo y a la superficialidad de la vida en una pequeña ciudad estadounidense de los años 50. Dave, con su rechazo a encajar en las normas sociales, representa la lucha del individuo por mantener su autenticidad frente a un entorno que castiga la diferencia. La película nos invita a reflexionar sobre el costo de sacrificar la individualidad por la aceptación social y sobre la soledad que conlleva elegir un camino propio.
 
La búsqueda de autenticidad
 
Dave es un personaje complejo: un escritor talentoso pero bloqueado, un veterano desilusionado y un hombre que anhela conexiones genuinas. Su relación con dos mujeres opuestas —Ginny (Shirley MacLaine), una joven sencilla y emocionalmente vulnerable, y Gwen (Martha Hyer), una maestra culta pero emocionalmente distante— refleja su lucha interna entre la autenticidad y las expectativas sociales. Mientras Gwen representa un ideal de refinamiento que podría integrarlo a la sociedad “respetable”, Ginny ofrece un amor puro y desinteresado que resuena con la verdadera esencia de Dave.
 
La autenticidad, aunque dolorosa y a menudo incomprendida, es esencial para encontrar un propósito en la vida. Dave, a través de su relación con Ginny, comienza a redescubrir su capacidad para conectar con los demás y para aceptar sus propias imperfecciones. La película sugiere que la verdadera plenitud no se encuentra en el éxito externo o en la aprobación de los demás, sino en vivir de acuerdo con los propios valores y emociones.
 
El poder redentor del amor y la empatía
 
La relación entre Dave y Ginny es el corazón emocional de Como un torrente. Ginny, interpretada con una vulnerabilidad conmovedora por Shirley MacLaine, es una mujer marginada por la sociedad debido a su falta de sofisticación y su pasado turbio. Sin embargo, su amor incondicional por Dave, que trasciende las barreras sociales, ofrece un contraste con la hipocresía y el juicio de la comunidad. A través de Ginny, Dave encuentra una forma de redención, no solo para sí mismo, sino también para su visión del mundo.
 
El amor es una fuerza transformadora, capaz de sanar heridas y de ofrecer esperanza incluso en los momentos más oscuros. La tragedia que marca el clímax de la película refuerza la idea de que el amor, aunque a veces efímero, tiene el poder de dejar una huella perdurable, redimiendo incluso a aquellos que se sienten perdidos.
 
La crítica a la hipocresía social
 
Como un torrente no solo explora la lucha interna de sus personajes, sino que también ofrece una crítica mordaz a la hipocresía de la sociedad estadounidense de posguerra. El hermano de Dave, Frank, y su esposa, Agnes, representan la fachada de respetabilidad que oculta ambiciones egoístas y una vida emocionalmente vacía. La película expone cómo la obsesión por el estatus social y las apariencias puede sofocar las relaciones humanas y perpetuar la infelicidad.
 
Se trata de una advertencia sobre los peligros de vivir para complacer a los demás. Como un torrente nos desafía a cuestionar las normas sociales que valoran la conformidad por encima de la autenticidad, mostrando que la verdadera libertad surge de aceptar nuestras imperfecciones y de buscar conexiones basadas en la sinceridad.
 
La lucha contra el vacío existencial
 
Dave Hirsh, como muchos personajes de la posguerra, encarna el vacío existencial de una generación que ha sobrevivido a conflictos globales pero lucha por encontrar sentido en la paz. Su alcoholismo, su incapacidad para escribir y su rechazo a las convenciones reflejan una profunda desilusión con el “sueño americano”. Sin embargo, su viaje en Parkman, aunque trágico, le permite enfrentar sus demonios y encontrar momentos de conexión y redención.
 
El mensaje final de la película es que, aunque la vida puede estar marcada por la pérdida y la desilusión, la búsqueda de significado a través de las relaciones humanas y la autenticidad ofrece una forma de trascender el vacío. Como un torrente no promete finales felices, pero sí celebra la resiliencia del espíritu humano y la posibilidad de encontrar luz en medio de la oscuridad.
 
Como un torrente (1958) es una obra poderosa que combina el estilo visual exuberante de Vincente Minnelli con actuaciones memorables para explorar temas universales de alienación, autenticidad y redención. A través de la historia de Dave Hirsh y su lucha por encontrar su lugar en un mundo conformista, la película nos invita a reflexionar sobre el costo de vivir según las expectativas de los demás y sobre el poder transformador del amor y la empatía. En una sociedad obsesionada con las apariencias, Como un torrente nos recuerda que la verdadera plenitud surge de abrazar nuestra humanidad, con todas sus imperfecciones, y de buscar conexiones auténticas que den sentido a nuestras vidas. Más de seis décadas después de su estreno, esta película sigue siendo una meditación conmovedora y relevante sobre la lucha por ser uno mismo en un mundo que a menudo exige lo contrario.
 

Vicente Fisac es periodista y escritor. Todos sus libros están disponibles en Amazon:
https://www.amazon.com/author/fisac
“El cine y el misterio”: https://www.amazon.es/dp/B0DJF3M3ZW 

viernes, 29 de agosto de 2025

Mansiones verdes: La búsqueda de la pureza en un mundo corrupto

(AZprensa) Mansiones verdes (Green Mansions, 1959), dirigida por Mel Ferrer y protagonizada por Audrey Hepburn y Anthony Perkins, es una adaptación de la novela homónima de William Henry Hudson que combina aventura, romance y misticismo en un entorno selvático. La película narra la historia de Abel, un joven fugitivo que encuentra refugio en la selva sudamericana y se enamora de Rima, una misteriosa joven que parece encarnar la esencia de la naturaleza. A través de su narrativa, Mansiones verdes transmite un mensaje profundo sobre la conexión con la naturaleza, la lucha entre la pureza y la codicia humana, y la búsqueda de un ideal de armonía en un mundo marcado por la violencia y el materialismo.
 
La naturaleza como refugio y fuente de pureza
 
El escenario de Mansiones verdes, una exuberante selva sudamericana, no es solo un telón de fondo, sino un personaje en sí mismo. Rima, interpretada con una delicadeza etérea por Audrey Hepburn, vive en simbiosis con la naturaleza, comunicándose con los animales y encarnando una pureza casi mítica. Su existencia contrasta con el mundo exterior, representado por Abel (Anthony Perkins) y los indígenas y buscadores de oro que traen consigo ambición y conflicto.
 
La película es una celebración de la naturaleza como un espacio de pureza, armonía y refugio frente a la corrupción del mundo humano. Rima, con su conexión espiritual con la selva, representa un ideal de inocencia y equilibrio que desafía las motivaciones egoístas de quienes buscan explotar la tierra. Mansiones verdes nos invita a reconsiderar nuestra relación con el entorno natural, sugiriendo que en él podemos encontrar no solo belleza, sino también una guía para vivir de manera más auténtica y respetuosa.
 
La lucha entre la codicia y la inocencia
 
Abel, un hombre que huye de la venganza tras un levantamiento político en Venezuela, llega a la selva cargado de resentimiento y desencanto. Su encuentro con Rima y su mundo idílico lo confronta con una forma de vida opuesta a la codicia y la violencia que ha conocido. Sin embargo, la película también muestra cómo las fuerzas externas —los buscadores de oro y las tensiones entre las tribus indígenas— amenazan la paz de este paraíso.
 
La selva virgen se transforma en el escenario de una lucha entre la inocencia y la vida en armonía con la Naturaleza frente a la codicia y su impacto destructivo. Los buscadores de oro, que representan la ambición desmedida, contrastan con la simplicidad y la espiritualidad de Rima, cuya existencia está amenazada por la intrusión de estos valores. Mansiones verdes sugiere que la avaricia no solo destruye el entorno natural, sino también la capacidad humana para encontrar paz y propósito, recordándonos que la verdadera riqueza reside en la armonía y no en la acumulación de bienes.
 
Entre lo humano y lo místico
 
La relación entre Abel y Rima es el corazón emocional de la película. A través de su amor, Abel comienza a cuestionar su cinismo y a redescubrir su capacidad para la esperanza y la compasión. Rima, por su parte, encuentra en Abel una conexión con el mundo humano que le permite explorar su propia identidad más allá de su papel como “hija de la selva”. Su relación, aunque trágica, trasciende las barreras entre lo humano y lo místico.
 
El amor puede ser ese puente que una dos mundos opuestos, transformando a quienes lo experimentan. La conexión entre Abel y Rima no solo los cambia individualmente, sino que también simboliza la posibilidad de reconciliar la humanidad con la naturaleza. La película nos invita a ver el amor como una fuerza que inspira empatía, respeto y un deseo de proteger lo que es puro y valioso.
 
La fragilidad del paraíso
 
La selva de Mansiones verdes representa un paraíso frágil, vulnerable a las fuerzas externas que buscan explotarlo. La tragedia que se desarrolla en la película subraya la dificultad de preservar la pureza en un mundo dominado por el conflicto y la ambición. La figura de Rima, casi un espíritu de la selva, encarna esta fragilidad, mientras que su destino refleja el costo de la incapacidad humana para proteger lo que es sagrado.
 
La película nos lanza una advertencia sobre la fragilidad de los espacios naturales y de los ideales de pureza, mucho antes de que en el mundo se empezase a hablar de ecologismo o de protección del medio ambiente. Mansiones verdes nos desafía a reconocer nuestra responsabilidad de preservar el medio ambiente y los valores que nos conectan con lo mejor de nosotros mismos, antes de que se pierdan irremediablemente.
 
La búsqueda de significado en un mundo roto
 
Abel, como muchos personajes de la época, es un hombre en busca de propósito tras experimentar la desilusión en el mundo “civilizado”. Su viaje a la selva y su encuentro con Rima representan una búsqueda de significado más allá de las ambiciones políticas o materiales. Aunque la película no ofrece un final feliz convencional, deja entrever que el verdadero propósito se encuentra en la conexión con algo más grande, ya sea la naturaleza, el amor o un ideal de bondad.
 
El mensaje final de Mansiones verdes es una invitación a buscar sentido en un mundo a menudo caótico y destructivo. La película sugiere que, aunque los paraísos como el de Rima puedan ser efímeros, la inspiración que nos brindan puede guiarnos hacia una vida más consciente y significativa.
 
Mansiones verdes (1959), con su evocadora mezcla de aventura, romance y misticismo, es una obra que nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza y los valores que dan sentido a nuestras vidas. A través de la historia de Abel y Rima, Mel Ferrer nos presenta un mensaje atemporal sobre la pureza amenazada por la codicia, el poder transformador del amor y la necesidad de proteger los espacios de belleza y armonía en un mundo roto. La interpretación de Audrey Hepburn, con su aura casi sobrenatural, y la sensibilidad de Anthony Perkins hacen que esta película resuene como un canto a la conexión con la naturaleza y a la búsqueda de una existencia más auténtica. Más de seis décadas después de su estreno, Mansiones verdes sigue siendo una poderosa meditación sobre la fragilidad del paraíso y la esperanza de encontrar un propósito más profundo en nuestras vidas.


Vicente Fisac es periodista y escritor. Todos sus libros están disponibles en Amazon:
https://www.amazon.com/author/fisac
“El cine y el misterio”: https://www.amazon.es/dp/B0DJF3M3ZW

jueves, 28 de agosto de 2025

Una película nueva cada vez que veas la misma

(AZprensa) La primera vez que veas la película, puedes verla en plan pasivo, como cualquier espectador. La segunda vez, en cambio, puedes centrar toda tu atención en la interpretación de los actores, en sus gestos, expresividad, la forma en que transmiten sus emociones, etc. En un tercer visionado, puedes centrar toda tu atención en los diálogos, intentando descubrir segundas lecturas en esas palabras, y posiblemente te sorprenderá la gran riqueza de pensamientos a los que te lleva esta clase de visionado. Puedes seguir y volver a verla, pero esta vez centrando toda tu atención en la música, en cómo resalta el contenido de cada escena, cómo se acompasa con el discurrir de la acción, cómo se integra en la película como un personaje más y cómo sirve de herramienta de transmisión de las emociones. Y puedes verla una vez más, en esta ocasión fijándote sólo en los decorados, el tipo de muebles que configuran cada escena, el tipo de escenario natural que se ha elegido para cada una de ellas… y lo mismo podríamos decir de la iluminación, de los encuadres elegidos para cada escena, de los movimientos de cámara…
 
Pero ¿quiere decir con esto que hay que ver cada película muchas veces? No, pero sí que hay algunas películas que tras un segundo o tercer visionado nos gustan y nos impactan más que la primera vez. Si cada vez que ves una misma película centras toda tu atención en uno sólo de estos aspectos, comprobarás que cada vez estarás viendo una nueva película, descubriendo algo que te enriquecerá culturalmente y –si es el caso de películas con mensaje como las incluidas en este libro- te enriquecerá como persona. Pero si te acostumbras a poner en práctica esta técnica, serás capaz de descubrir con un solo visionado todos esos matices que esconde. Es cuestión de práctica, de ir al cine con el propósito de descubrir algo, no sólo de pasar un rato de entretenimiento intrascendente.
 

Vicente Fisac es periodista y escritor. Todos sus libros están disponibles en Amazon: https://www.amazon.com/author/fisac
“El cine y el misterio”: https://www.amazon.es/dp/B0DJF3M3ZW

Horizontes perdidos: En busca de la utopía

(AZprensa) Horizontes perdidos (Lost Horizon, 1937), dirigida por Frank Capra y basada en la novela de James Hilton, es una obra maestra del cine clásico que combina aventura, drama y una profunda reflexión filosófica. Protagonizada por Ronald Colman, la película narra la historia de un grupo de viajeros que, tras un accidente aéreo, llegan a Shangri-La, una sociedad utópica escondida en los Himalayas donde reinan la paz, la longevidad y la armonía. A través de su narrativa, Horizontes perdidos transmite un mensaje poderoso sobre la búsqueda de la felicidad, el anhelo de un mundo mejor y la tensión entre los ideales utópicos y la realidad humana.
 
El anhelo de una utopía en un mundo fracturado
 
Lanzada en 1937, en un contexto de incertidumbre global marcado por la Gran Depresión y el ascenso de los totalitarismos previos a la Segunda Guerra Mundial, Horizontes perdidos refleja el deseo humano de escapar del caos y encontrar un refugio de paz. Shangri-La, con su comunidad idílica donde no existen la guerra, la pobreza ni la enfermedad, representa una utopía que contrasta con el mundo exterior, lleno de conflictos y ambiciones destructivas.
 
La película es una invitación a soñar con un mundo mejor, donde los valores de cooperación, tolerancia y espiritualidad prevalezcan sobre el materialismo y la violencia. Sin embargo, Capra no presenta Shangri-La como una solución definitiva, sino como un ideal que desafía a los personajes (y al espectador) a cuestionar sus prioridades y a imaginar cómo podrían contribuir a un mundo más armonioso.
 
La búsqueda de la paz interior
 
El protagonista, Robert Conway (Ronald Colman), es un diplomático británico desencantado con la política y las ambiciones mundanas. Su llegada a Shangri-La le ofrece la oportunidad de descubrir una paz interior que no había encontrado en su vida anterior. La filosofía de Shangri-La, basada en la moderación, la contemplación y el respeto por los demás, contrasta con la agitación y el egoísmo del mundo exterior, representado por personajes como el hermano de Conway, George, quien rechaza la utopía y anhela volver a su vida anterior.
 
Esta historia nos muestra que la verdadera felicidad no depende de las posesiones materiales o el éxito externo, sino de un estado de paz interior y armonía con uno mismo y con los demás. Horizontes perdidos sugiere que esta paz requiere desapego de las ambiciones mundanas y una apertura a los valores espirituales, un tema que resuena profundamente en un mundo moderno a menudo dominado por el estrés y la competencia.
 
La tensión entre el ideal y la realidad
 
Aunque Shangri-La se presenta como un paraíso, la película no elude las complejidades de la utopía. Conway se enfrenta a un dilema: quedarse en Shangri-La y abrazar su serenidad, o regresar al mundo exterior para compartir su visión de un futuro mejor. La decisión de su hermano George de abandonar Shangri-La, influenciado por su escepticismo y su apego a la “realidad”, lleva a consecuencias trágicas, subrayando la dificultad de mantener los ideales utópicos frente a las presiones del mundo real.
 
Pero aunque anhelamos un mundo perfecto, la realidad humana está marcada por imperfecciones, deseos y conflictos. Horizontes perdidos no ofrece respuestas fáciles, pero nos invita a reflexionar sobre cómo podemos integrar los valores de Shangri-La —paz, compasión, comunidad— en nuestras vidas, incluso en un mundo imperfecto.
 
El amor como puente entre mundos
 
La relación entre Conway y Sondra, una habitante de Shangri-La interpretada por Jane Wyatt, añade una dimensión romántica al relato. Sondra, quien conoce el mundo exterior a través de libros pero elige la vida en Shangri-La, representa la posibilidad de un amor que trasciende las diferencias culturales y filosóficas. Su conexión con Conway simboliza un puente entre el idealismo de Shangri-La y la realidad del mundo exterior.
 
Como siempre, el amor puede ser una fuerza transformadora, capaz de inspirar cambios personales y de conectar mundos opuestos. La relación entre Conway y Sondra sugiere que los ideales de paz y armonía no son solo abstracciones, sino que pueden vivirse a través de las conexiones humanas auténticas.
 
La esperanza en un futuro mejor
 
A pesar de su tono melancólico, Horizontes perdidos es, en última instancia, una película esperanzadora. Frank Capra, conocido por su optimismo en obras como ¡Qué bello es vivir!, imbuye la película con una fe en la capacidad humana para aspirar a algo más grande. La pregunta final que plantea la película —si Conway regresará a Shangri-La o llevará sus enseñanzas al mundo— deja abierta la posibilidad de que los ideales de paz y humanidad puedan influir en la realidad, incluso si no se alcanza la utopía perfecta.
 
El mensaje final es un llamado a la acción: aunque Shangri-La pueda ser un sueño, cada individuo tiene el poder de cultivar valores de bondad, tolerancia y comunidad en su propia vida. En un mundo al borde del conflicto, como lo era en 1937, este mensaje resuena como un recordatorio de la importancia de mantener la esperanza y trabajar por un futuro mejor.
 
Horizontes perdidos (1937) es una obra atemporal que combina aventura, romance y filosofía para explorar el anhelo humano por un mundo mejor. A través de la historia de Robert Conway y su encuentro con Shangri-La, Frank Capra nos invita a reflexionar sobre la búsqueda de la paz interior, la tensión entre los ideales y la realidad, y el poder transformador del amor y la esperanza. En un contexto histórico de incertidumbre, la película ofrece un mensaje de optimismo y responsabilidad: aunque la utopía perfecta pueda ser inalcanzable, los valores de Shangri-La —compasión, armonía y humanidad— pueden guiarnos hacia una vida más plena y un mundo más justo. Casi nueve décadas después de su estreno, Horizontes perdidos sigue siendo una poderosa reflexión sobre los sueños que dan sentido a nuestra existencia.


Vicente Fisac es periodista y escritor. Todos sus libros están disponibles en Amazon:
https://www.amazon.com/author/fisac
“El cine y el misterio”: https://www.amazon.es/dp/B0DJF3M3ZW

miércoles, 27 de agosto de 2025

El fantasma y la Sra. Muir: El amor más allá de lo físico

(AZprensa) 
El fantasma y la Sra. Muir (The Ghost and Mrs. Muir, 1947), dirigida por Joseph L. Mankiewicz y protagonizada por Gene Tierney y Rex Harrison, es una joya del cine clásico que combina romance, comedia y elementos sobrenaturales en una narrativa profundamente emotiva. La película cuenta la historia de Lucy Muir, una joven viuda que se muda a una casa costera encantada por el espíritu del capitán Daniel Gregg, un marinero rudo pero carismático. A través de su relación, la película transmite un mensaje poderoso sobre la búsqueda de la independencia, la fuerza del amor más allá de las barreras físicas y la importancia de vivir una vida auténtica.
 
La emancipación y la búsqueda de la independencia
 
En el corazón de El fantasma y la Sra. Muir está el viaje de Lucy Muir hacia la emancipación. Ambientada a principios del siglo XX, la película presenta a Lucy como una viuda que desafía las expectativas de su época al decidir vivir sola, lejos de la influencia opresiva de su familia política. Su mudanza a Gull Cottage, a pesar de los rumores de que está encantada, es un acto de valentía y un símbolo de su deseo de forjar su propio camino.
 
La libertad personal requiere coraje y determinación. Lucy no solo se enfrenta a las restricciones sociales de su tiempo, sino también a sus propios miedos, demostrando que la verdadera independencia surge de la confianza en uno mismo. La película celebra la fortaleza de una mujer que elige definir su vida en sus propios términos, un tema progresista para la década de 1940 que sigue resonando hoy en día.
 
El amor más allá de lo físico
 
La relación entre Lucy y el capitán Gregg es el eje emocional de la película, y su conexión trasciende las barreras entre lo físico y lo sobrenatural. Aunque el capitán es un fantasma, su vínculo con Lucy se basa en una profunda comprensión mutua, respeto y admiración. Juntos colaboran en la escritura de un libro basado en las experiencias del capitán, lo que fortalece su relación y les permite compartir un propósito común.
 
El mensaje de la película sobre el amor es profundamente romántico pero no convencional: el amor verdadero no está limitado por las barreras del tiempo, la muerte o la realidad material. La conexión entre Lucy y Daniel es platónica pero intensa, sugiriendo que las relaciones más significativas se construyen sobre la compatibilidad emocional e intelectual, más allá de lo físico. Este mensaje invita a los espectadores a valorar las conexiones que enriquecen el alma, incluso si no encajan en las formas tradicionales del amor.
 
La autenticidad y el propósito personal
 
A lo largo de la película, Lucy evoluciona desde una viuda insegura hasta una mujer segura de sí misma, gracias en parte a la influencia del capitán Gregg. Su decisión de escribir un libro basado en las historias del capitán no solo le proporciona independencia económica, sino también un sentido de propósito y realización personal. Este acto creativo refleja su deseo de dejar una huella en el mundo y de vivir una vida auténtica.
 
La autenticidad y el propósito son esenciales para una vida plena. El fantasma y la Sra. Muir nos anima a buscar aquello que nos apasiona y a perseguir nuestros sueños, incluso cuando enfrentamos obstáculos sociales o personales. La colaboración entre Lucy y Daniel subraya que el apoyo de otros, incluso de los más inesperados, puede ser clave para descubrir nuestra verdadera vocación.
 
La aceptación de la mortalidad y la trascendencia
 
La presencia del capitán Gregg, un espíritu atrapado entre dos mundos, introduce una reflexión sobre la mortalidad y lo que hay más allá de la vida. Aunque el capitán parece aceptar su condición, su relación con Lucy revela su deseo de dejar un legado y de encontrar redención a través de su historia. La película culmina en una escena final conmovedora que aborda la idea de la muerte no como un final, sino como una transición hacia una forma diferente de existencia.
 
El mensaje de El fantasma y la Sra. Muir sobre la mortalidad es esperanzador: la vida y la muerte están interconectadas, y las experiencias que vivimos y las conexiones que forjamos pueden trascender el tiempo. La película sugiere que el amor y los recuerdos perduran, ofreciendo consuelo frente a la inevitabilidad de la muerte.
 
El poder de la imaginación y la narrativa
 
La colaboración entre Lucy y el capitán para escribir un libro sobre las aventuras marítimas de este último destaca el poder de la imaginación y la narrativa. A través de la escritura, ambos personajes encuentran una forma de inmortalizar sus experiencias y de conectar con el mundo. La película celebra el arte de contar historias como una manera de dar sentido a la vida y de dejar un impacto duradero.
 
Este mensaje resuena como un homenaje al poder transformador del arte. El fantasma y la Sra. Muir nos recuerda que las historias no solo nos permiten explorar nuestra propia humanidad, sino que también nos conectan con los demás, trascendiendo las limitaciones del tiempo y el espacio.
 
El fantasma y la Sra. Muir (1947) es una película que combina con maestría el romance, la fantasía y la reflexión filosófica para ofrecer un mensaje atemporal sobre la libertad, el amor y la trascendencia. A través del viaje de Lucy Muir y su relación con el capitán Gregg, Joseph L. Mankiewicz nos invita a valorar la independencia, a buscar conexiones auténticas y a abrazar la vida con valentía, incluso frente a la incertidumbre de la muerte. La película es un recordatorio de que la verdadera plenitud surge de vivir fieles a nosotros mismos, de amar profundamente y de dejar un legado que trascienda nuestra existencia terrenal. Con su delicada mezcla de humor, emoción y magia, El fantasma y la Sra. Muir sigue siendo una obra que inspira y conmueve, casi ocho décadas después de su estreno.


Vicente Fisac es periodista y escritor. Todos sus libros están disponibles en Amazon:
https://www.amazon.com/author/fisac
“El cine y el misterio”: https://www.amazon.es/dp/B0DJF3M3ZW

martes, 26 de agosto de 2025

Películas con mensaje

(AZprensa) Está claro que en algunas películas, la intención del director es transmitir un determinado mensaje; pero no lo tengo tan claro en muchas otras. Es muy frecuente que un director haga una película y esté más pendiente de los diálogos, la interpretación, la iluminación, los decorados, etc., que de un determinado mensaje que pudiera desprenderse de una acción o comportamiento en un momento determinado. Y esa es la magia del cine: Tiene muchas capas. Cada película se puede ver de muchas formas y en algunas de ellas –si somos capaces de captarlas- es cuando surge con fuerza un mensaje trascendente que toca la fibra más íntima de nuestro ser.
 
Te voy a poner un ejemplo. Tú puedes ver una película varias veces y en cada visionado sucesivo podrás “ver” una película distinta. Si te lo propones, puedes desdoblar esa película en varias películas distintas, cada una de las cuales te dirá cosas distintas.
 

Vicente Fisac es periodista y escritor. Todos sus libros están disponibles en Amazon: https://www.amazon.com/author/fisac
“El cine y el misterio”: https://www.amazon.es/dp/B0DJF3M3ZW

Las verdes praderas: La trampa del consumismo y el sueño del éxito

(AZprensa) Las verdes praderas (1979), dirigida por José Luis Garci, es una de las obras más emblemáticas del cine español, una comedia agridulce que retrata con agudeza las contradicciones de la sociedad española durante la Transición. Protagonizada por Alfredo Landa y María Casanova, la película sigue la vida de José Rebolledo, un hombre atrapado en la rutina urbana que anhela la felicidad en un chalé en las afueras, símbolo de estatus y éxito. A través de su narrativa sencilla pero cargada de simbolismo, Las verdes praderas transmite un mensaje profundo sobre la insatisfacción del consumismo, la búsqueda de una felicidad auténtica y la importancia de los valores humanos frente a las ambiciones materiales.
 
La trampa del consumismo y el sueño del éxito
 
En el contexto de la España de finales de los 70, marcada por el auge económico y la modernización tras décadas de dictadura, Las verdes praderas presenta una crítica mordaz al consumismo desenfrenado. José, un oficinista de clase media, ve en el chalé de “las verdes praderas” el culmen de sus aspiraciones: un símbolo de progreso, estatus y bienestar. Sin embargo, la película muestra cómo esta obsesión por poseer bienes materiales —el chalé, el coche, la piscina— no solo no garantiza la felicidad, sino que genera nuevas formas de insatisfacción y alienación.
 
El mensaje central es que el sueño del éxito material, alimentado por la sociedad de consumo, es una ilusión vacía. José y su esposa, Conchi, descubren que el chalé, lejos de ser un refugio idílico, trae consigo deudas, estrés y una desconexión de lo que realmente importa. La película cuestiona la idea de que la felicidad se encuentra en las posesiones, invitando al espectador a reflexionar sobre el costo humano de perseguir ideales superficiales impuestos por la sociedad.
 
La nostalgia de la simplicidad
 
A lo largo de la película, José recuerda con añoranza su infancia y los momentos felices pasados en el pueblo, en contacto con la naturaleza y las relaciones humanas sencillas. Estos recuerdos contrastan con su vida actual, dominada por la rutina urbana, el trabajo monótono y las presiones sociales. El título, Las verdes praderas, evoca esa idealización de un pasado más auténtico y libre, donde la felicidad no dependía de bienes materiales.
 
Se trata de un canto a la simplicidad y a los valores esenciales de la vida: la familia, la amistad y el disfrute de los pequeños momentos. Garci utiliza el contraste entre la ciudad y el entorno rural para sugerir que la verdadera plenitud no está en el progreso material, sino en la conexión con nuestras raíces y con lo que nos hace humanos. La decisión final de José de vender el chalé simboliza un rechazo a las falsas promesas del consumismo y un intento de recuperar esa simplicidad perdida.
 
La presión de las expectativas sociales
 
Las verdes praderas también explora cómo las expectativas sociales moldean nuestras decisiones y generan insatisfacción. José y Conchi se sienten empujados a cumplir con un ideal de éxito que incluye el chalé, las vacaciones de verano y la apariencia de una vida perfecta. Sin embargo, esta presión los aleja de sus propios deseos y necesidades, llevándolos a una crisis personal y de pareja.
 
La película nos invita a cuestionar las normas impuestas y a buscar una felicidad que sea genuina, no dictada por lo que la sociedad considera “correcto”. José, con su humor y su humanidad, representa a un hombre común que lucha por encontrar su lugar en un mundo que lo empuja a ser alguien que no es. Su viaje es un recordatorio de que la autenticidad y la autoaceptación son esenciales para una vida plena.
 
El amor y la familia como refugio
 
A pesar de las tensiones que surgen por las ambiciones materiales, la relación entre José y Conchi, así como su vínculo con sus hijos, es el corazón emocional de la película. Los momentos de complicidad, las discusiones y las reconciliaciones entre la pareja muestran que, más allá de las dificultades, el amor y la familia son un refugio frente a las decepciones de la vida moderna. La interpretación de Alfredo Landa, llena de ternura y comicidad, y la de María Casanova, que aporta calidez y realismo, hacen que estos personajes sean profundamente humanos y cercanos.
 
Las relaciones humanas auténticas —el amor, la comprensión y el apoyo mutuo— son más valiosas que cualquier posesión material. La película sugiere que, en última instancia, la felicidad reside en los lazos que construimos con quienes nos rodean, no en los bienes que acumulamos.
 
Un retrato de la España de la Transición
 
Las verdes praderas no solo es una historia personal, sino también un reflejo de la España de la Transición, un período de transformación social y económica. La película captura el contraste entre la modernización acelerada y la nostalgia por un pasado más sencillo, así como las tensiones entre las clases sociales emergentes y las tradiciones rurales. José Rebolledo, con su mezcla de ambición y desencanto, encarna las contradicciones de una sociedad que buscaba definirse en un nuevo contexto democrático.
 
Pero esta película del año 1979 también nos ofrece un mensaje histórico: Una advertencia sobre los peligros de perder la identidad y los valores en la carrera por el progreso. Garci, con su estilo sensible y nostálgico, nos invita a mirar con escepticismo las promesas de la modernidad y a valorar lo que realmente da sentido a la vida.
 
Las verdes praderas (1979) es una obra maestra del cine español que, con humor y ternura, ofrece una crítica atemporal al consumismo y a las falsas promesas de la sociedad moderna. A través de la historia de José Rebolledo, José Luis Garci nos invita a reflexionar sobre lo que realmente significa ser feliz, cuestionando los ideales impuestos y celebrando la simplicidad, el amor y la autenticidad. En un mundo obsesionado con el éxito material, la película nos recuerda que la verdadera plenitud se encuentra en los pequeños momentos, en las relaciones humanas y en la valentía de vivir según nuestros propios términos. Las verdes praderas sigue siendo, más de cuatro décadas después, un retrato conmovedor y relevante de la búsqueda universal de la felicidad.
 

Vicente Fisac es periodista y escritor. Todos sus libros están disponibles en Amazon:
https://www.amazon.com/author/fisac
“El cine y el misterio”: https://www.amazon.es/dp/B0DJF3M3ZW